Páginas

Destacados

Mostrando entradas con la etiqueta arte. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta arte. Mostrar todas las entradas

El Arte de los Textiles Andinos en el Museo Metropolitano de Arte Met.

El arte de los textiles andinos en el Met.  

Museo de Arte Metropolitano.

Durante siglos antes de la conquista española, los textiles andinos se utilizaban para expresar identidad y creencias ancestrales.

Considerada la primera forma de arte de la región, la tela ha tenido una importancia sin igual en los Andes desde el segundo milenio a.C. Los textiles eran agentes poderosos en el mundo de los vivos y los muertos para numerosas culturas de toda la región.

En la vida, transmitían estatus político, social y ocupacional a través de su material, color y motivos. En la muerte, sirvieron como envoltura para paquetes sagrados de momias y disfraces para el más allá.

Hasta el día de hoy, los textiles andinos son tanto artículos utilitarios como instrumentos rituales que encarnan las cosmovisiones andinas y los valores culturales.

Conservados en tumbas, ya sea en la costa árida o a gran altitud, los textiles andinos se producían utilizando técnicas que incluían tejer, teñir, anudar y trenzar.

Ya sean locales o comercializados, los materiales incluían fibras de algodón y camélido, tintes y pigmentos naturales como la cochinilla, e incluso plumas del Amazonas . Las cestas de tejido, completas con instrumentos de concha, hueso y madera, se conservaron en las tumbas de individuos de alto estatus, lo que demuestra que el acto de producción textil era tan sagrado como el producto final.

Al otro lado de los Andes , el acto de vestir el cuerpo era muy político. Las prendas de vestir servían como marcadores importantes de identidad y estatus, y codificaban signos y símbolos que diferenciaban a las regalías de los plebeyos.

Los sombreros de cuatro esquinas, por ejemplo, presentan diseños geométricos y zoomorfos y habrían sido usados por hombres de alto rango de Wari y Tiwanaku. La túnica, una prenda masculina que se lleva sobre un taparrabos, demuestra una impresionante variedad de iconografía y técnica por región y período de tiempo.

Por lo general, esta prenda estaba tejida en tapicería y presentaba una abertura vertical en el cuello y mangas ocasionales.

Para las culturas preincas, las imágenes estaban profundamente ligadas a las creencias religiosas y presentaban figuras e híbridos geométricos humanos, felinos y reptiles en colores llamativos.

El diseño de la túnica inca estaba más regulado e incluía cinturillas con bandas de diamantes y tocapu (diseños geométricos codificados) a lo largo de los bordes o como una cuadrícula global.

Un patrón de tablero de ajedrez se asoció con la destreza militar, y probablemente decoró prendas regaladas a guerreros victoriosos o utilizadas como muestras de diplomacia a medida que los incas expandían su imperio.

El Inca hizo cumplir estrictas normas con respecto a la decoración de prendas de vestir y el material del hilo, y solo a unos pocos designados se les permitió usar la mejor tela, llamada cumbi.

Una palabra quechua para un textil finamente tejido hecho de fibras de alpaca de la más alta calidad, el cumbi era un textil de lujo en el imperio inca, donde los funcionarios estatales regulaban fuertemente su producción, uso y diseño.

A un grupo selecto de tejedores femeninos y masculinos se le encomendó la tarea de fabricar este textil tanto en centros de tejido residenciales ubicados en el centro como en puestos avanzados de todo el imperio.

Los manuscritos coloniales ilustran la producción y el diseño de prendas incas, además del uso de cordones anudados (quipu), que sirvieron como dispositivos de mantenimiento de registros para varias culturas a lo largo de los Andes.

Los textiles también delineaban espacios sagrados, tanto al aire libre como adorno arquitectónico. La evidencia sugiere que el Chimú utilizó tapices, como lo demuestra un gran panel tejido, que emula los relieves escultóricos en las paredes del palacio en la capital de la costa norte de Chan Chan.

Los paneles emplumados pueden haber cumplido una función similar para los Wari en la costa sur. Los incas usaban cumbi para adornar sitios naturales y sagrados (huacas), como afloramientos rocosos. Las crónicas españolas del siglo XVI también describen la costumbre inca de decorar ceremoniosamente los espacios interiores con tela.

Basándose en esta larga tradición textil en los Andes, los tejedores incas y sus descendientes continuaron su arte en el período colonial.

Las técnicas y formas textiles indígenas continuaron después de la Conquista, pero a menudo presentaban una combinación de motivos culturales.

Una lliclla colonial (un chal de mujer) combina el tocapu inca y un motivo de celosía de estilo español, mientras que otra decora los registros horizontales del diseño tradicional de tejido inca con imitación de encaje europeo.

Los inventarios coloniales peruanos muestran que los lugareños poseían una variedad de textiles europeos importados, incluido el encaje como adorno para prendas de vestir y textiles para el hogar.

Las leyes suntuarias prohibían a las mujeres indígenas usar costosos textiles europeos y piedras preciosas, por lo que el encaje de imitación de este manto puede haber sido un intento de frustrar esas restricciones.

Otras prendas coloniales andinas incluyen túnicas en miniatura hechas para figuras votivas como el Niño Jesús, que a veces cuentan con hilos envueltos en metal, una técnica utilizada en textiles en Europa desde el año 1000 a.C.

Los hilos metálicos, los telares europeos y la introducción de lana de oveja y tejidos extranjeros tuvieron un profundo impacto en las tradiciones textiles andinas locales.

Nuevas categorías de textiles surgieron en Perú en el período colonial, ya que los tejedores indígenas completaban comisiones para la Iglesia Católica y los patrocinadores privados.

Influenciados por los gustos españoles, los artículos populares incluían tapices, fundas de asiento, colchas y alfombras, que se mostraban de manera prominente en hogares e iglesias.

Estos textiles cuentan con una sofisticada mezcla de iconografía indígena, europea y asiática. Un ejemplo impresionante es un tapiz de fibra de algodón y camélido del siglo XVII con letras francesas tejidas que revela la consulta de grabados europeos que representan la mitología griega, el Antiguo Testamento y los emblemas morales en su fabricación.

The Met.

Subscribir a Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

Piazza Ucraina

Piazza Ucraina: Biennale di Venezia 2022 - Viva el Arte.  
Piazza Ucrania


Instalación al aire libre en los Giardini de La Biennale.

La Biennale di Venezia presentó Piazza Ucraina, de los curadores del Pabellón de Ucrania Borys Filonenko, Lizaveta German, Maria Lanko. Realizada en el contexto de la 59ª Exposición Internacional de Arte con la colaboración del Fondo de Arte de Emergencia de Ucrania (UEAF) y la Fundación Victor Pinchuk, Piazza Ucraina es una instalación al aire libre en los Giardini de La Biennale, diseñada por la arquitecta ucraniana Dana Kosmina.

¿Cuál es el objetivo al aire libre en los Giardini de la biennale?

El objetivo de este proyecto es dar voz a los artistas y a la comunidad artística de Ucrania, así como a otros países en solidaridad con el pueblo de Ucrania tras la brutal invasión del gobierno ruso, y crear un espacio para el debate, la conversación. y apoyo a la cultura ucraniana.

¿Cuál es el objetivo de la biennale 2022?

“En tiempos de guerras brutales como la que vive actualmente Ucrania – dijo Cecilia Alemani, Curadora de la 59 Exposición Internacional de Arte – parece casi imposible pensar en arte. Pero quizás la larga historia de La Biennale nos ha enseñado es que esta Institución puede funcionar como un espacio de conversación, una plaza donde el diálogo puede continuar y donde el arte puede servir como una herramienta para desafiar la noción misma de identidad nacional y política.

¿Cuál es el futuro de las próximas bienales?

En sus 127 años de existencia, La Biennale ha registrado los choques y revoluciones de la historia como un sismógrafo. Nuestra esperanza es que con Piazza Ucraina podamos crear una plataforma de solidaridad para el pueblo de Ucrania en la tierra de los Giardini, entre los pabellones históricos que se construyeron sobre el ideal mismo del Estado-nación, moldeado por la dinámica geopolítica y colonial del siglo XX”.

Taiwan relief NT$4.5 billion plan for artists.

Taiwan’s Ministry of Culture relief NT$4.5 billion plan for artists.
 

Taiwan's Ministry of Culture (MOC) launched the "bailout 4.0" on Thursday, distributing NT$260 billion to families and companies to help them get through the pandemic, the MOC launched the NT$4.5-billion plan to support the nation's artistic and cultural industries.

Anyone who is a Taiwanese art worker, whether they are a freelancer or studio runner, can apply online or by post. In addition, any art or culture-related business can apply for the maximum subsidy of NT$250,000 for purposes such as personnel and necessary expenses.

Most Expensive Works of Art Sold at Auction




Art work sold at auction in 2020.  

Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus is a 1981 oil on canvas

Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus is a 1981 oil on canvas triptych painting by Francis Bacon. It is one of 28 large triptych paintings by Bacon, each comprising three oil on canvas panels which measure 198 cm × 147.5 cm (78.0 in × 58.1 in).Price $84.6 millions.

Best Abstract Art Book of 2020

Best art book of the Year  

A leading authority on the subject presents a radically new approach to the understanding of abstract art, in this richly illustrated and persuasive history.


This wide-ranging examination incorporates work from Asia, Australia, Africa, and South America, as well as Europe and North America.

In his fresh take on abstract art, noted art historian Pepe Karmel chronicles the movement from a global perspective, while embedding abstraction in a recognizable reality.

Karmel builds this fresh approach to abstract art around  five inclusive themes: body, landscape, cosmology, architecture, and man-made signs and patterns. In the process, this history develops a series of narratives that go far beyond the established  figures and movements traditionally associated with abstract art.

Each narrative is complemented by a number of featured abstract works, arranged in thought-provoking pairings with accompanying extended captions that provide an in-depth analysis.

This wide-ranging examination incorporates work from Asia, Australia, Africa, and South America, as well as Europe and North America, through artists ranging from Wu Guanzhong, Joan Miró, Jackson Pollock, to Hilma af Klint, and Odili Donald Odita. Breaking new ground, Karmel has forged a new history of this key art movement.





Subscribe me Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

Criticar una obra en forma amable

Formular opiniones acerca de una obra de arte.    

¿Cómo formular opiniones personales sobre una obra de arte?

Para aquellos que van a visitar una exposición de arte, les aconsejamos que lean este artículo para poder hacer una buena crítica de las obras expuesta. Deben recordar que el arte y el diseño son disciplinas que son sujetos al escrutinio público, y  las críticas son con muy poca frecuencia  objetivas.

Ciertamente, es difícil encontrar un momento en que uno no formule opiniones personales sobre una obra de arte o exposición. Estas críticas no se basan simplemente en las emociones, pero si, en el conocimiento adecuado y las habilidad para crítica  una obra de arte. 


Uno no tiene que ser un experto en arte religioso como Robert Hughes, ni un artista como Pablo Picasso. Lo único que necesitamos  son 10 pasos para la disección de una obra de arte.¡ Aquí va! 

1. Estudiar el título y la descripción que acompaña a la obra de arte ¿Cómo el título nos guía en la interpretación? ¿Lo podríamos interpretar en forma diferente con otro título? ¿Estamos de acuerdo con el título de la obra? Hay que tener en cuenta que el espectador descifra e interpreta, por lo general, en forma diferente al artista. 



2. Observar y explorar la pintura por unos minutos. Tomar nota del tamaño, forma, objetos,  símbolos, los medios, colores, textura y composición de los elementos que construyen la obra. Una obra de arte normalmente evoca emociones antes de aplicársele un análisis crítico. Por lo tanto, la respuesta emocional se debe dejar hasta el final. 


3. Tamaño y forma. Traten de visualizar el tamaño real de la pintura como si lo viéramos en la pantalla del computador. ¿El tamaño del  lienzo se ajusta al tema? Por ejemplo, un lienzo rectangular puede agregar más atención a un retrato. 


4. La Temática  ¿De qué se trata la pintura? Varía de una persona a un objeto natural. ¿Es inusual, controvertida o intrigante? 


5. Símbolos. ¿Qué  símbolos  se utilizan en la pintura? Por ejemplo, la rosa roja representa el amor y la pasión, y la Virgen María en el catolicismo, mientras que la rosa blanca representa la virginidad y la pureza. Otro ejemplo sería el color. El negro representa la muerte y la formalidad, mientras que el púrpura representa la espiritualidad y la crueldad. 


6. Medios. ¿Qué medios se utilizaron para crear la pintura? Se puede ir desde la acuarela al grafito acrílico, con colores pastel tiza y piedra de cemento. ¿Cuáles  han  sido las elecciones que el artista manipula en su obra? 


7.  Color. El color se utiliza para transmitir emoción o para representar la realidad. ¿ Son colores cálidos (amarillos, naranjas, marrones, verdes amarillentos y rojos naranja) o fríos (azules, verdes, rosas, morados, azules-verdes, magentas, rojos y de la gama de los azules)? ¿Se ajustan a la temática del objeto o sujeto? ¿Tiene una gama de colores en particular? ¿Tienen colores complementarios que se han utilizado, tales como sombras y colores reflejados entre los elementos? 


8. Textura. ¿Cómo ha sido creada la textura  a partir de los medios elegidos? ¿Es áspero, liso, brillante, o una mezcla?  Se debe considerar la textura cómo un factor que influye en la interpretación de la obra. 


9. Composición de los elementos. ¿Cómo han sido situados los elementos de la pintura? ¿Hay un flujo visual a través de todo el cuadro o solo predomina uno de los elementos? ¿Es el punto focal de la pieza en el centro o a un lado de la tela? ¿Qué ejerce  atracción a los ojos desde o través de la pintura? ¿Los elementos y pensamientos expuestos son copiados de una fotografía o de la realidad? 


10. Respuesta emocional. ¿Ha evocado algún tipo de emoción  la obra de arte? ¿Cuál es el ambiente en general y el estado de ánimo de la obra? ¿Es apropiado para el tema? ¿Ha reflexionado sobre la obra del artista más allá del pintor en sí mismo? 


Después de estos 10 pasos, estamos bien equipados para criticar las obras de la exposición “Pinceladas del Mar”. Una obra de arte no sólo se critica sobre la base de emociones, sino también debemos aplicar los conocimientos pertinentes para comprender mejor las obras en si mismo. Una crítica de arte puede variar desde una frase como "transportado en el tiempo" o "el peso de diferentes líneas utilizadas agregó carácter a la edad de la modelo."

Back to top




Compartir


Subscribe me Viva el Arte por Email :


Delivered by FeedBurner

¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

4 Características del Arte Abstracto.

Arte abstracto - Viva el Arte.
Arte abstracto, Art, abstracto,
On White By Kandinsky.  


¿Qué es el arte abstracto?



1. El arte abstracto es un arte que no intenta representar una representación precisa de una realidad visual.

El arte abstracto utiliza formas, colores, formas y marcas gestuales para lograr su efecto.

¿Puede algo de nuestro mundo físico ser reemplazado metafóricamente?

2. El Propósito del arte abstracto: los artistas abstractos se apartan de realizar las cosas reales existentes de la vida en lugar de usar colores, formas, marcas gestuales.

El arte abstracto representa su arte en el sentido moderno.

La pintura abstracta tiene un hermoso propósito tanto para el artista como para el espectador.

Así que, ¿cuáles son los tipos de arte abstracto?

3. Estilísticamente, el arte abstracto incluyó los movimientos del surrealismo, dadaísmo, cubismo y fauvismo.

Otras formas de arte abstracto incluyen Suprematismo, Art Informel, Neoplasticismo y De Stijl.

¿Qué es el movimiento expresionista abstracto?

4. El expresionismo abstracto es un movimiento artístico de la pintura estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial, desarrollado en Nueva York en la década de 1940.

Fue el primer movimiento específicamente estadounidense que logró influencia internacional y puso a la ciudad de Nueva York en el centro del mundo del arte occidental, un papel que antes ocupaba París.





Artículos Relacionados



  • viva el arte

    Marc Chagall from Paris to AGO



  • viva el arte

    Expresionismo Abstracto

  • Vandalismo en el arte

    Vandalo ataca obra de arte de Picasso. La acción vandalica fue grabada por uno de los trabajadores de la Menil
    arte
    Mujer en un sillón Rojo
    La Obra de Picasso Mujer en un sillón Rojo fue atacada por un desconocido en la prestigiosa Menil Collection en la ciudad de Houston. El vándalo ataco la obra con spray reproduciendo la palabra "Conquista" después de dibujar un torero y un toro.

    La obra del genial Picasso "Mujer en un sillón Rojo" fue trasladada inmediatamente al laboratorio de conservación de la pinacoteca, donde se comenzó inmediatamente a la restauración del cuadro.

    La acción vandalica fue grabada por uno de los trabajadores de la Menil con un celular y cuyo video fue exhibido en YouTube el mismo día. Asimismo el ataque a la obra de arte de Picasso fue totalmente grabada por las cámaras de seguridad de la institución.

    Artículos Relacionados




    Subscribir a Viva el Arte por Email :


    Delivered by FeedBurner

    ¡ La suscripción les permitirá mantenerse al día !

    El mundo del arte celebra a Biden

    El mundo del arte celebra la victoria de Biden.
    Martha Rosler


    Artistas, coleccionistas, responsables políticos y propietarios de galerías comparten sus reacciones después de las reñidas eleccion


    El mundo del arte se regocija con la victoria de Biden en la presidencia de Estados Unidos .

     Artistas, coleccionistas, responsables políticos y propietarios de galerías comparten sus reacciones después de las reñidas elecciones.

       “Las ranas han logrado saltar de la olla hirviendo justo a tiempo ”, dijo la artista Martha Rosler a The Art Newspaper Foto: Martha Rosler

     Desde Los Ángeles a Nueva York, miles de estadounidenses salieron a las calles para celebrar la victoria de Joseph Biden en las elecciones estadounidenses del sábado, cuando su liderazgo en Pennsylvania, cada vez más lento, finalmente le aseguró los votos necesarios en el Colegio Electoral para ganar la presidencia y sacar a Donald Trump  desde la Casa Blanca después de un solo período presidencial.

    Hubo una avalancha similar de reacciones positivas del mundo del arte para el nuevo presidente electo y su compañera de fórmula, la ex senadora de California Kamala Harris, junto con advertencias de que todavía hay problemas urgentes que deben resolverse en todo el país.  "Las ranas han logrado saltar de la olla hirviendo justo a tiempo", dijo la artista Martha Rosler a The Art Newspaper, compartiendo el collage de fotos que hizo, arriba.


    Marc Chagall from Paris to AGO


    "Chagall changed his colours completely. They were more vivid, they were brighter. And he was so happy to have this new inspiration...and his colours really start singing, as someone said at the time," Lampe told CBC News.


    Although he was in Paris in the golden age that led to abstract art, Cubism and surrealism, Chagall never abandoned representation entirely, she said. He was influenced by his contemporaries in France, but wanted to keep his work rooted in folk art and accessible to all, she added.


    “To look at Chagall makes people happy because they saw all these figures in the air, the acrobats, the dances and particularly the colours,” Lampe said.


    In the exhibit, she set out to connect Chagall to his contemporaries in Russia, including Wassily Kandinsky, Kasimir Malevich, Natalia Goncharova and others. There are elements of his work that strongly reflect these avant-garde painters, she said."



       
    Viva el arte de Cabusrri>Marc Chagall works loaned to AGO from Paris - Arts & Entertainment



    Festival de Viena en Tainan, Taiwán

    Festival de Arte en el museo de arte de Tainan, Taiwan.


    Arte, Tainan, Taiwan, Gustav Klimt ,
    Muestra vienesa en el Museo de Arte de Tainan.


    400 años de la ciudad de Tainan se celebrará  con Festival de Arte en el museo de arte de Tainan, Taiwán



    Un festival de un mes que celebra la cultura vienesa comenzará el sábado (14 de noviembre) en el Museo de Arte de Tainan.

    El festival es un segmento de una progresión de eventos previos al 2024, los 400 años de conmemoración de la fundación de la ciudad de Tainan situada al sur de Taiwán. Además, esta previsto que el museo organizará una exhibición dedicada al pintor simbólico  austriaco Gustav Klimt (1862-1918).

    10 citas del arte para tu inspiración pospandemia

     

    10 citas del arte para tu inspiración
    Arte, inspiración, pospandemia
    Citas


    Citas del arte para inspirarse pospandemia



    1 " El propósito del arte es quitar el polvo de la rutina de nuestras almas.” -Pablo Picasso.

    2 “El ser humano no es nada sin el arte” - Edgar del Canto.

    3“ El arte de un pueblo es el verdadero espejo de sus pensamientos.” – Jawaharlal Nehru.

    4 “Sólo hay una cosa valiosa en el arte: las cosas que no puedes explicar.” – Georges Braque

    5 “Lo menos que puede pedirse a una escultura es que no se mueva.” – Salvador Dalí.

    6 “Todo lo que la mano del escultor puede hacer es romper el hechizo y liberar las figuras dormidas en la piedra” – Miguel Ángel

    7 “La fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma.” – Susan Sontag.

    8 “La pintura es un estado del ser… Todo buen artista pinta lo que es.” – Jackson Pollock

    9 “Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta.” – Pablo Picasso

    10 “El que trabaja con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista.” – San Francisco de Asis

    10 ideas para inspirarse pospandemia

    10 ideas para inspirarse pospandemia.
    Inspiración para el arte
    Inspiración. 


    Las mejores ideas para inspirarse pospandemia.



    Todos queremos sentirnos conmovidos y luego usar esos sentimientos para crear amor, alegría, pasión y propósito.

    Si se ha sentido estancado o sin inspiración durante la pandemia, estas ideas pueden ayudarlo a encontrar la anhelada inspiración.

    Encuentre inspiración en la naturaleza.

    1. Salga a caminar por la naturaleza, practique la atención plena y pierda la noción del tiempo por un momento.

    2. Medite o practique yoga en un parque cercano.

    3. Observe a los niños jugar en el parque y luego asegúrese de llevar su espíritu con usted durante todo el día.

    4. Observe a su gato o perro en la naturaleza y trate de emular la atención plena y la alegría de su mascota.

    5. Lleve una cámara o capturadora móvil al exterior y fotografíe todo lo que le parezca hermoso.

    6. Practique la respiración profunda mientras escucha los sonidos de la naturaleza.

    7. Dibuja o pinta una escena fuera de tu ventana.

    8. Mire los Videos del Planeta Tierra para experimentar la belleza de los océanos, bosques, selvas, Grandes Llanuras y cuevas.

    9. Piérdete en fotos de la naturaleza en la red.

    10. Dedique algún tiempo a contemplar el arte basado en la naturaleza.

    Retratos Imaginarios de Antonio Saura

     

    Crucificción

    Retratos imaginarios de Antonio Saura. Saura logró liberarla y darle una nueva y poderosa vida: adoptó la pintura gestual asociada al Arte y la Pintura Informales. de American Action y lo aplicó a figuras y temas tradicionales españoles...

    Cabeza de Perro.



    Antonio Saura quedó impresionado, estética y emocionalmente, desde su juventud, por la obra de Diego Velázquez y Francisco de Goya, dos de los más grandes maestros españoles. Pero como pintor y testigo del clima represivo político y cultural de principios de la década de 1950 en la España del siglo XX, sintió que una herencia tan grandiosa tenía que ser arrancada de la cultura franquista, lo que lo colocaba en una posición opuesta a la de Franco. Arte informal europeo contemporáneo. Paradójicamente, al someter esta maravillosa herencia española a formas de pintura innovadoras y más radicales, Saura logró liberarla y darle una nueva y poderosa vida: adoptó la pintura gestual asociada al Arte y la Pintura Informales. de American Action y lo aplicó a figuras y temas tradicionales españoles. Tras una breve estancia en París en la década de 1950, durante la cual se codeó brevemente con los surrealistas, Saura regresó a España y fundó el grupo El Paso (1957-1960) que, en su obra y en la publicación homónima, defendía las formas de la pintura. innovaciones que se estaban desarrollando en Europa y Estados Unidos. (Saura fue uno de los grandes defensores de Jackson Pollock en España) Durante este período, Saura limitó su paleta al blanco y negro y comenzó la serie temática que ocuparía gran parte del resto de su carrera artística y que incluía las "Crucifixiones", “Damas”, “Desnudos”, “Multitudes”, “Retratos” y “Retratos imaginarios” (estos últimos retratan personajes históricos españoles como Goya y Felipe II). Saura fue muy versátil: además de pintar hizo grabados, ilustró libros, diseñó escenas y fue un prolífico escritor.

    Una de las llamadas Pinturas negras de Goya (Pinturas negras, 1821-1823) en el Museo Nacional del Prado de Madrid ha fascinado espacialmente a Saura desde su infancia. Esta obra, Cabeza de perro (Perro semihundido), es una pintura muy enigmática y claramente reduccionista en la que la cabeza de un perro sobresale de un montón de tierra situado en la parte inferior de la composición. La mayor parte de la superficie de la pintura está ocupada por un cielo ocre vacío. Este cuadro inspiró una serie de retratos de Saura, titulados Retrato imaginario de Goya (Retrato imaginario de Goya) o El perro de Goya (El perro de Goya), en los que Saura trabajaría habitualmente entre 1957 y 1992. En el Retrato imaginario de Goya ( 1985) del Museo Guggenheim Bilbao, la oscuridad o el vacío ocupa la mayor parte de la composición y solo queda un pequeño espacio en blanco limitado a la esquina superior derecha, encima de la figura garabateada del perro . Según Saura, "las nociones de emergencia, nacimiento y apariencia [y] están indisolublemente ligadas a la marcada importancia del vacío" 1. Representan todos los estados de ánimo vinculados a la creación artística: conseguir que surja un espacio y algo que antes no estaba o que algo que estaba ahí desaparezca. Pero el tema pintado o dibujado también tiene otro valor metafórico: “la cabeza del perro que señala, y que es nuestro retrato de la soledad, no es otra cosa que el propio Goya, observando algo que está en proceso de suceder ”.


    Arte Saudí por Al-Soliman

     

    Nap de Al-Soliman, es ampliamente considerado como una de las figuras más importantes en el desarrollo del arte contemporáneo en Arabia Saudita.

    Al-Soliman, Art, cubismo, Saudi Arabia

    Nap

    Al-Soliman fue miembro de Dar Al Funoon Al Sa'udiyyah (La Casa de Arte Saudita), el primer espacio independiente completamente dedicado al arte en el Reino, y es ampliamente considerado como una de las figuras más importantes en el desarrollo del arte contemporáneo. en su tierra natal.

    Esta pieza abstracta, de 1981, es una de una serie de cinco pinturas, y marcada, la casa de subastas dice "una divergencia de las representaciones cubistas angulares más familiares de Soliman". Muestra una cabeza humana apoyada en un sofá, y la calidad onírica de la obra recuerda deliberadamente al subconsciente.

    “Vemos formas parecidas a gotas, que también están destinadas a sugerir una mano conectada a la Tierra: una existencia dual en cierto sentido, un reflejo de nuestros estados subconscientes y conscientes.

    La forma ovalada en el centro de la pintura representa una rosa floreciente, que está destinada a reflejar la promesa de una vida feliz y feliz ", dice Sotheby's. Se espera que la pintura alcance hasta 71.000 dólares en una subasta.

    El arte pobre

    El arte poverta o arte pobre: se refiere a una exploración de varios elementos como la pintura al óleo en telas.
    Arte pobre, arte povera, Italia, Italy,

    El arte povera o arte pobre


    El arte povera o arte pobre es un movimiento artístico contemporáneo que se da en Italia entre los años 1960 y 1970.

    El arte povera se da con fuerza en las ciudades como Turín, Milán, Roma, Genova, Venecia, Nápoles y Bolonia.

    El movimiento es conocido por ser radical y cuyos artista exploraron un rango amplio de procesos inconvencionales y no tradicionales .

    El arte pobre se refiere a una exploración de varios elementos como la pintura al óleo en telas, bronce y grabados en mármol. Los materiales usados eran tierra, harapos y ramas de árboles.

    Al utilizar estos materiales desechables, su objetivo era desafiar e interrumpir los valores del sistema de galería contemporáneo comercializado.

    El término fue introducido por el crítico de arte y curador italiano Germano Celant en 1967. Al referirse al arte povera, Celant no se refería realmente a la falta de dinero, sino a hacer arte sin las restricciones de las prácticas y materiales tradicionales. Sus textos pioneros y una serie de exposiciones clave proporcionaron una identidad colectiva a varios jóvenes artistas italianos con sede en Turín, Milán, Génova y Roma. El arte povera surgió dentro de una red de actividad cultural urbana en estas ciudades, ya que Italia se vio dominada por la inestabilidad económica de la época.

    Artistas destacados fueron Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prini y Gilberto Zorio. Trabajaron de muchas formas diferentes. Pintaron, esculpieron, fotografiaron y realizaron performances e instalaciones, creando obras de gran presencia física y gestos a pequeña escala.

    Objeto y Teoría en el Arte

    Objeto y teoría en el arte: En las últimas manifestaciones, desde el «minimalismo», el «arte povera», y, aun más, desde el arte conceptual...

    Arte, viva el arte, teoría, objeto
    Si en el arte tradicional predominaba el objeto sobre la teoría, en el modelo abstracto se da un equilibrio, hasta abarcar situaclones límites —como en el arte conceptual—, donde prevalece la teoría sobre el objeto. Ya no se basta la obra, sino que debe enmarcarse en las teorías que la fundamentan.

    Cada obra documenta el estado de reflexión estética de su autor o de una tendencia en una concepción dinámica del arte. Tan necesario como percibir la obra concreta es actualizar los conceptos teóricos anteriores a la misma, sus presupuestos productivos y receptivos. 

    En las últimas manifestaciones, desde el «minimalismo», el «arte povera», y, aun más, desde el arte conceptual, la poética se convlerte en el núcleo de su programa hasta desplazar a la misma obra como objeto físico.

    Importan más los procesos formativos y artísticos de la constitución que la obra realizada. En ello se acusa la trancisión de la estética de la obra como objeto conceptual. Esta es la explicación del título impuesto a esta exposición.

    Kippenberger payaso y estratega

    Pinturas de Martin Kippenberger no sólo se limitó a producir obras de arte sino también participar en espectáculos secundarios. "Martin estaba tremendamente comprometido con los artistas de la galería",

    Kippenberger 


    Kippenberger nació en Dortmund en 1953, el inigualable niño en una familia con cinco hijos, con dos hermanas mayores y dos menores. Su progenitor era administrador de la mina de cisco Katharina-Elisabeth, su madre una dermatóloga. Cuando la madre de Kippenberger murió al caer un palé de un camión, heredó bastante capital para existir. Estudió en la Hochschule für bildende Künste Hamburg, adonde Sigmar Polke, a pesar de no enseñarle directamente, influyó en él. Tras una permanencia en Florencia, en que tuvo su primera exhibición particular en 1977, se instaló en Berlín en 1978.

    En ese año fundó la Agencia de Kippenberger con Gisela Capitain, montando exposiciones de su propio arte y el de sus amigos. Durante ese igual período, Kippenberger asimismo se convirtió en administrador fructuoso de SO36, un espacio de representación, cine y música, y fundó una banda de punk llamada The Grugas, que grabó un disco simple llamado Luxus con Christine Hahn y Eric Mitchell. Dejando Berlín, originalmente para una larga visita a París, Kippenberger pasó a principios de la década de 1980 como miembro activo de la escena artística de Colonia.

    En Colonia, como en otros lugares, Kippenberger no sólo se limitó a producir obras de arte sino también participar en espectáculos secundarios. "Martin estaba tremendamente comprometido con los artistas de la galería", dijo Max Hetzler. El galerista de Viena Peter Pakesch cree que Kippenberger hizo mucho por el éxito de la Galería Hetzler en su doble papel "como payaso y estratega ... Max sin la estrategia de Martin habría sido inimaginable en los primeros años". Según la artista Jutta Koether, Kippenberger "fue quien dio vida al movimiento para que fuera conocido fuera de Colonia".

    En 1984, se convirtió en miembro fundador de Lord Jim Lodge. Después de mudarse a Los Ángeles a fines de 1989, compró el 35% de la propiedad del restaurante italiano Capri en Venecia, Los Ángeles. Se hospedó en Sankt Georgen im Schwarzwald como invitado de la familia de coleccionistas de arte Grässlin de 1980 a 1981, y luego intermitentemente de 1991 a 1994. En sus últimos años enseñó en la Städelschule y la Academia de Arte de Kassel.

    Martin Kippenberger murió a los 44 años de cáncer de hígado en el Hospital General de Viena.

    Van Gogh en Vivo

    "Me alegraría dar 10 años de mi vida si pudiera seguir sentado aquí frente a esta imagen durante quince días, con solo una corteza de pan seco como alimento". 

    Van Gogh después de la experiencia de estar solo con una pintura de Rembrandt conocida como La novia judía por primera vez. 

    La exposición Van Gogh Alive en el Royal Hall of Industries en el Entertainment Quarter en el Moore Park de Sydney elimina estas incertidumbres al llevar al público a través de una "experiencia multisensorial a gran escala" en 45 minutos.





    Compartir

    Perú Arte Contemporáneo Online

    Tomando en consideración el escenario global que estamos atravesando, pero sin desistir a nuestro compromiso con el arte latinoamericano, hemos optado realizar a lo largo de éste mes  una edición online de PArC, Perú Arte Contemporáneo con el apoyo del EFG Wealth Management.      
    La propuesta online mantendrá la Sección General, donde las galerías más relevantes de la escena peruana y latinoamericana presentan la producción de sus artistas; con la sección Solo Project  y la sección NEXT.

    Con la pretensión de adaptar de mejor manera posible la feria a un formato virtual, cada galería participante exhibirá las obras que hubiera presentado en el booth de la feria: con los datos técnicos de la obra, el precio de venta y un botón de contacto para comunicarse con la galería correspondiente.

    Seguidores del Arte